-
Jueves 7 de marzo, 2019 – de 10:00 h a 13:00 h
Hacer hogar
Beatriz Velázquez
Entrada: gratuita previa inscripción, cumplimentando este formulario
Aforo: 25 personasConocer la obra de un artista termina ramificándose en indagaciones de alcance más amplio. Estudiar como historiador a H. C. Westermann conduce a observar cómo su trabajo, tan singular, se consideró en un panorama en el que bullían los cambios: por ejemplo, Westermann fue visto entre los imaginistas de un realismo nuevo, y también entre quienes dejaban atrás la especificidad del formalismo. Si, con otra lente, lo que se analiza es el proceso de la escultura de Westermann, entonces se atiende a cómo sus piezas iban dotando de forma objetiva al dominio no articulado de la experiencia. Por fin, examinando el contenido de las obras, se escucha una persistencia en lo inacabado de todo cobijo; lo que, en una formulación más general, propone pensar en el obrar como un hacer hogar.
Con la colaboración de Manuel Cámara, estudioso del trabajo de Martin Heidegger, esta sesión repasará el caso de la construcción de su exposición retrospectiva, entrecruzando los varios aspectos del estudio de H. C. Westermann con el último factor en juego: su puesta en escena en las salas del Museo Reina Sofía.
-
Jueves 14 y viernes 15 de marzo, 2019 – de 10:00 h a 13:00 h
Algo aparentemente irrelevante. O cómo el espectador se encarna a través de un mueble
Carlos Fernández-Pello
Entrada: gratuita previa inscripción, cumplimentando este formulario
Aforo: 25 personasPartiendo del desafío a la noción de objeto artesanal en la obra de H. C. Westermann, esta sesión de dos días examina el banco de sala como un mueble aparentemente irrelevante que, sin embargo, permite descansar, interrumpir y suspender cierta ergonomía del objeto artístico. El banco aparece por primera vez como mobiliario urbano a mediados del siglo XIX en París, en el plan urbanístico del Barón Haussmann, ligando para siempre la historia del asiento público con la gestión del esparcimiento. En el contexto de la galería, sin embargo, el valor de uso del mueble y de la obra de arte seguiría siendo confuso hasta casi entrado el siglo XX: los espectadores podían mover tanto sillas y mesas como cuadros y esculturas, acomodándolas a sus necesidades físicas y estéticas. Esta lógica se mantuvo incluso en los primeros museos hasta que la función de educar al gran público requirió de una narrativa secuenciada y un recorrido eficaz, fluido, donde el asiento era más un estorbo, o mejor, una señal oficial de asueto.
-
Viernes 22 de marzo, 2019 – de 10:00 h a 13:00 h
H. C. Westermann y la construcción de la masculinidad en la posguerra
Patricia Mayayo
Entrada: gratuita previa inscripción, cumplimentando este formulario
Aforo: 25 personasEn muchas de sus piezas H. C. Westermann, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, proyecta una visión equívoca de la masculinidad que habría que encuadrar dentro de los cambios que experimentan las relaciones y códigos de género en la posguerra estadounidense. Acostumbrados a una narrativa heroica del arte de este período, con manifestaciones rotundas de un genio masculino irrefrenable en una secuencia de grandes movimientos artísticos desde el expresionismo abstracto hasta el conceptual, la obra de este artista se sitúa por el contrario en el espacio de una masculinidad cuestionada. La sesión se divide en dos partes: una primera de exposición teórica, y un taller práctico posterior en el que se discutirán y analizarán colectivamente los capítulos 1, 2 y 6 del libro de Beatriz Preciado Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría (Anagrama, 2010).
![H.C. Westermann. The Bronze Man [El hombre de bronce], 1977. Técnica mixta, 54 × 62 × 31 cm. The David and Alfred Smart Museum of Art, The University of Chicago; The H. C. Westermann Study Collection, donación de Dennis Adrian en memoria del artista](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/large_landscape/public/Actividades/portada-g.gif.webp)
Celebrada el 07, 14, 15, 22 mar 2019
Este taller de investigación se basa en la exposición H. C. Westermann. Volver a casa, concebida como un caleidoscopio desde el que reconocer una historia inconformista del arte norteamericano de posguerra. Considerado un artista de artistas, Westermann aúna el compromiso crítico de los escultores y pintores formados en Chicago –en dos ocasiones estudió en la escuela del Art Institute de esa ciudad– con las visiones iconoclastas de la escultura funk de la Costa Oeste de Estados Unidos. En Westermann concurren un arte objetual físico, reminiscencias del pop más contracultural, y la representación de una América irracional, con un incisivo sentido del humor. Pese a su relación con diferentes movimientos, Westermann es autor de una obra profundamente singular en escultura y dibujo, caracterizada por las reflexiones sobre el habitar, la construcción de anti-monumentos y el escrutinio de la muerte.
La propuesta consta de tres sesiones, la primera impartida por la comisaria de la exposición Beatriz Velázquez, la segunda por el artista Carlos Fernández-Pello, y una tercera por la historiadora del arte Patricia Mayayo. Cada uno abordará los interrogantes que despierta el trabajo de H. C. Westermann a partir de la especificidad de su propia disciplina.
Esta convocatoria está orientada a todos aquellos interesados en la historia del arte como proceso de conocimiento desde múltiples perspectivas: escritura, práctica artística, comisariado, educación y pensamiento.
Organiza
Museo Reina Sofía
Programa educativo desarrollado con el patrocinio de

Con el apoyo de

Participantes
Manuel Cámara. Formado en ingeniería civil, es estudioso de la obra de Martin Heidegger y conocedor del trabajo de H. C. Westermann. Ha examinado las intersecciones entre habitar y construir, a propósito del artista.
Carlos Fernández-Pello. Artista y diseñador, es profesor en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid (IED). Compagina su práctica artística con el comisariado, la producción audiovisual, la escritura o el bricolaje. Su obra concentra en el objeto una vasta selección de intereses especulativos y epistemológicos.
Patricia Mayayo. Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En su investigación se entrecruzan varios campos de trabajo: la historia de las mujeres, la historiografía feminista y queer, y el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas.
Beatriz Velázquez. Comisaria de la exposición H. C. Westermann. Volver a casa. Estudió el Máster en Modern Art: Critical and Curatorial Studies de la Universidad de Columbia (Nueva York) y el de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Reina Sofía, museo de cuyo Departamento de Exposiciones forma parte actualmente.
Más actividades

Clínica 2628. Comunidad de escritura e investigaci ón en artes
Febrero – octubre, 2026
Clínica 2628 es un proyecto de acompañamiento y puesta en común de escrituras que nace con la intención de ofrecer un espacio y unos tiempos sostenibles para el trabajo de investigación en arte y cultura. En el contexto de una academia cada vez menos receptiva a las formas en que el pensamiento ocurre y es expresado, quiere rescatar lo académico de su captura neoliberal para recuperar la alianza entre precisión e intuición, trabajo y deseo. También quiere devolver la escritura al común que la hace posible a través de un trabajo de seguimiento de procesos y colectivización de ideas, posiciones, referencias y estrategias.
La propuesta, que resulta de la colaboración entre la Dirección de Estudios del Museo Reina Sofía y el grupo de investigación Artea a través del proyecto i+D Experimenta, se concreta en tres ediciones anuales, concebidas como un espacio de experimentación, discusión y muestra de haceres de escritura críticos con los que propone la academia hoy.
¿Qué fuerzas, formas y procesos se ponen en juego al escribir sobre arte y estética? En la academia, en los museos y en otras instituciones culturales la práctica de la escritura se ve atravesada por lógicas productivistas que ponen en riesgo los ritmos de la investigación y la experimentación. La imposición cientificista implicada en la estructura del paper o la cuantificación de resultados que exigen los criterios de calidad y visibilidad higienizan, de entrada, la rugosidad propia de una escritura entendida desde lo concreto de su lengua: las resistencias fónicas, gráficas, sintácticas y gramaticales que conectan a quien usa esa lengua con la comunidad que esta une y activa. Higienizan también la rugosidad implicada en el mismo deseo de escribir, los caminos intuitivos, claros y confusos que de nuevo conectan a quien escribe con quienes leyeron y escribieron así, participando de un bien común que se descubre y se produce al mismo tiempo.
La progresiva mercantilización del saber puesta en marcha por el capitalismo cognitivo aleja cada vez más la investigación y la producción de conocimiento de las obras, los lenguajes y las prácticas artísticas. Los trabajos de comisariado y archivo, la crítica, las performances o los ensayos contaban con un horizonte de posibilidades formales, emocionales y de imaginación mucho más amplio cuando no se desarrollaban en condiciones de competitividad, indexación o impacto. ¿Sería posible hoy retomar aquellos haceres de manera no nostálgica sino crítica, esto es, recuperar por las formas, y por las formas escritas, la cercanía entre el pensamiento de arte y sus objetos? ¿Cómo escribir de otro modo, a otro ritmo, con no más exigencias que las que una obra de arte lanza a las diferentes formas de ver, de leer, de estar en el mundo?

Paisajes en trance. El cine de Oliver Laxe
Del 5 al 28 de febrero, 2026 – Consultar programa
El Museo organiza durante el mes de febrero una retrospectiva completa de la filmografía de Oliver Laxe. El ciclo dialoga con la obra HU/هُو. Bailad como si nadie os viera, una instalación del autor de Sirāt concebida para el Espacio 1 del Museo Reina Sofía. El programa incluye los cuatro largometrajes realizados hasta la fecha por el cineasta, así como sus cortometrajes y una carta blanca de cuatro sesiones programadas por el autor en correspondencia con sus películas e intereses creativos.
Oliver Laxe representa una de las miradas más radicales del panorama fílmico contemporáneo. Su cine es un espacio resiliente, espiritual y transcultural, impregnado de un nomadismo cultural y social que refleja la vida y las creencias del cineasta, y que, en último término, propone una ética antimaterialista para afrontar nuestro tiempo. Su filmografía se caracteriza por una profunda espiritualidad, un tiempo contemplativo y una conexión íntima con la naturaleza y lo sagrado. En sus películas, Laxe ha abordado temas universales, como la redención o el sentido de la existencia, a través de relatos que se desarrollan en paisajes remotos, rurales y atemporales con atmósferas influidas por el cine de género, como el western o el policíaco. Los personajes de su cine, en su mayoría actores no profesionales, atraviesan territorios físicos a la vez que experimentan viajes interiores insuflados por la culpa, el deseo de reintegrarse en comunidad o la realización de un propósito final que ignoran. La naturaleza, con especial énfasis en el desierto y en el paisaje, es otro personaje más, una presencia viva y panteísta que condiciona y refleja los conflictos humanos. El tiempo dilatado, la atención a la experiencia sensorial y las alusiones a la religiosidad antigua nos sitúan en una concepción meditativa del cine que apela a ser un manifiesto para reencantar el mundo.
En la carta blanca el cineasta ha programado cuatro películas que cartografían sus obsesiones. Highway (1999), de Serguei Dvortsevoy, una ruta por los páramos de Kazajistan a través de un circo ambulante; Las estaciones (1975), de Artavazd Peleshian, una oda al transcurrir del tiempo a través del paisaje; Trás-os-Montes (1976), de António Reis y Margarida Cordeiro, una ficción etnográfica del campesinado portugués en sus rituales y pureza vital; y La isla desnuda (1960), de Kaneto Shindô, la lucha cotidiana de una familia de cuatro miembros en un paraíso natural.

Alberto Greco. Viva el arte vivo
Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h
Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.
La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.
Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).
Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.
![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)
Gaza y el esteticidio
Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h
«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».
—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.

Ensemble Sonido Extremo
2 FEB 2026
El ciclo Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) presenta al Ensemble Sonido Extremo, bajo la dirección de Jordi Francés, con un programa de marcada vocación contemporánea que combina obras de referencia y estrenos absolutos. El barítono Toni Marsol participa en esta propuesta que incluye música de Georg Friedrich Haas, un nuevo encargo del CNDM a Mercedes Zavala que estrenará Aieganz y el estreno absoluto de Pierrot lunaire de Carlos Fontcuberta, concebido como una obra en espejo de la célebre partitura homónima de Arnold Schoenberg.
El programa plantea así un juego de resonancias entre pasado y presente, identidad y transformación, dentro del lenguaje camerístico actual. Una muestra clara de la voluntad del ciclo por acompañar la creación más reciente con intérpretes de referencia en el repertorio contemporáneo.
![H.C. Westermann, Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea de hombre si él fuera una idea], 1958. Técnica mixta, 143 x 96 x 36 cm, Colección del Museum of Contemporary Art Chicago, Susan and Lewis Manilow Collection of Chicago Artists, 1993.34. Fotografía: Nathan Keay, © MCA Chicago © Dumbarton Arts, LLC / Licensed by VAGA at Artists Rights Society (ARS), NY / VEGAP, Madrid, 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Exposiciones/westermann-g.gif.webp)